Los inmortales retratos de Rembrandt. Una galería de emociones.

El mes de febrero en Madrid se viste de arte y son varias las exposiciones de gran interés que se inauguran en los próximos días. En Parte del Arte, por supuesto, somos las primeras en ofrecértelas a través de nuestras visitas guiadas para que estés al día con la tendencia artística y cultural de Madrid.

Hoy queremos hablaros de una de las muestras más esperadas para los amantes de la pintura y que estaremos guiando los días 21 de febrero, 29 de abril y 30 de abril. Se trata de Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670, en el Museo Thyssen, una exposición en la que se toma como referencia de forma exclusiva el género del retrato, uno de los que más cultivó el gran genio del siglo XVII y en el que, como en otros géneros, destacó por encima de sus contemporáneos.

Si quieres saber lo que te descubriremos en nuestras visitas guiadas… ¡Sigue leyendo!

UNA MUESTRA CON GRAN AMBICIÓN

En la exposición, comisariada por Norbert E. Middelkoop, nos encontramos con una selección de casi un centenar  de pinturas y grabados que incluyen algunos de los mejores ejemplos de la retratística de Rembrandt y de sus contemporáneos, en los que dejó una importante huella.

La muestra cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el apoyo de JTI y cuenta con préstamos de un gran número de importantes instituciones y pinacotecas como el Amsterdam Museum, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Metropolitan de Nueva York, la National Gallery de Washington y The National Gallery de Londres, . Muchas de las obras prestadas se pueden ver por primera vez en España, y algunas de ellas son prestadas por primera vez con ocasión de la muestra del Thyssen, como es el caso del retrato de un joven procedente del Nelson Atkins Museum de Kansas.

A man at a writing desk, by Rembrandt

Retrato de un hombre en un escritorio, 1631. Rembrandt. Museo del Ermitage, San Petersburgo.

La muestra sigue un orden cronológico, que abarca desde la tradición retratística inmediatamente anterior a la llegada de Rembrandt a Ámsterdam, el inicio de la renovación del género, proceso en el que Rembrandt fue decisivo, pasando por la efervescente producción de retratos en Ámsterdam en la “etapa dorada” pintor y sus últimas obras, en las que continuó  su trayectoria de una forma marcadamente personal.

También la exposición dedica, como broche final del recorrido, una excelente galería de grabados del genio holandés,  una técnica que trabajó con gran maestría y con la que también realizó excelentes retratos.

EL RETRATO ANTES DE REMBRANDT

Rembandt Harmenszoon van Rijn nació en Leiden en 1606 y no llegó a la ciudad de Ámsterdam hasta la década de 1630. En esta ciudad, entre 1590 y 1630 y fruto del auge económico en el que estaba inmersa la economía holandesa, existía un grupo de retratistas relativamente numeroso  que respondía a una alta demanda de este tipo de pintura. Entre los clientes de estos artistas se encontraban las personas que se habían enriquecido en este periodo de prosperidad o que habían contribuido a su desarrollo: antiguas familias de la ciudad, ricos inmigrantes de otras localidades y países… Muchas de estas familias y personalidades necesitaban viviendas adecuadas ( con su correspondiente ornamentación acorde a su estatus social) y las organizaciones cívicas precisaban de lugares de reunión representativos. Cualquiera que dispusiera del suficiente espacio en la pared y anhelase ser recordado era el cliente perfecto para los cada vez más numerosos retratistas de Ámsterdam.

Al tratarse, por tanto, de un género tan popular, podemos encontrar una gran variedad de tipos de retratos: artesanos trabajando, retratos individuales de eruditos y hombres de negocio de éxito, familias, gobernantes…y un gran número de retratos colectivos, entre los que destacaron los de cirujanos impartiendo lecciones de anatomía, hermandades o miembros de gremios.

dirck_santvoort_parte_del_arte_visitas_guiadas_madrid_thyssen

Gobernantas y celadoras de la Spinhuis, 1638. Dirck Santvoort. Amsterdam Museum

Rembrandt fue invitado a la ciudad por Hendrick Uylenburgh, marchante y pintor que lo convirtió en el director de su estudio de pintura, cargo que ostentó hasta 1636. Durante estos años Uylenburgh le introdujo en los círculos sociales de la ciudad, lo que supuso para Rembrandt la oportunidad de conocer clientes y mecenas. Además, se casó con Saskia Uylenburgh, hermana del marchante, lo que también contribuyó al ascenso social de Rembrandt. Pronto se convirtió en un fuerte competidor para su cuñado, se emancipó y abrió su propio estudio de pintura en Ámsterdam, en el que desarrolló varios géneros. Fueron años de prosperidad económica y reconocimiento para el pintor.

ÁMSTERDAM: CIUDAD DE RIVALES

El reconocimiento como gran retratista de Rembrandt y de otros de sus contemporáneos causó un efecto llamada, lo que derivó en una gran oleada de ambiciosos pintores que llegaban a la próspera ciudad con la idea de beneficiarse de la gran demanda de retratos. También llegaron a ser retratistas de éxito algunos de los colaboradores y alumnos de Rembrandt, como Ferdinand Bol, Govert Flinck o Gerbrand van den Eeckhout.

La ciudad de Ámsterdam se convierte así en escenario de un ambiente de sana competencia  artística, una verdadera lucha por conseguir el mayor número posible de encargos, lo que se tradujo en una extraordinaria calidad de los retratos, fruto del esfuerzo de sus autores por  deslumbrar a sus clientes en un lugar donde las opciones cada vez más numerosas.

AL MARGEN DE LAS TENDENCIAS. LA AUTENTICIDAD DE REMBRANDT.

En 1642 se produce un punto de inflexión en la carrera de Rembrandt al fallecer su esposa. El pintor se queda viudo y al cargo de su hijo Tito, de apenas un año de edad. Su ritmo de trabajo comienza a disminuir y enseguida llegan los problemas económicos.

En 1647 ingresa en el servicio de su vivienda la que se convertirá en su pareja definitiva, Hendrickje Stoeffels, con la que tendrá a su hija Cornelia. La imposibilidad de volver a casarse con su nueva compañera ( ya que perdería la herencia de su esposa fallecida), les convirtió en una pareja señalada socialmente, lo que contribuyó a que su situación fuese cada vez más delicada.

rembrandt_exposicion_thyssen_parte_del_arte_madrid

Mujer con capa de piel, posiblemente Hendrickje Stoffels, 1652. Rembrandt. The National Gallery, Londres.

Hacia mediados de siglo, además, el panorama artístico de Ámsterdam estaba experimentando algunos cambios. Empezaron a surgir una serie de artista precursores de un estilo “académico” con una orientación más internacional en los retratos, que enseguida comenzó a sustituir el estilo anterior.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, Rembrandt siguió su propia evolución estilística y se mantuvo fiel a su estilo, reduciendo los colores de su paleta y desarrollando un estilo que se consideró demasiado adusto e inadecuado para algunos encargos oficiales, lo que le desvió de ciertos circuitos que podrían haberle reportado beneficios. Aún así, Rembrandt continuó pintando y recibiendo encargos; aunque no tuvo el éxito de etapas anteriores seguía siendo considerado un artista importante y reconocido que influyó en numerosos artistas posteriores.

venus_y_ cupido_rembrandt_parte_del_arte_visitas_guiadas_madrid

Venus y cupido, posiblemente Hendrickje y Cornelia, hacia 1657. Rembrandt. Museo del Louvre, París.

Rembrandt les otorgó a sus retratados una libertad poco usual en el mundo del retrato, siendo uno de los impulsores de la renovación retratística del primer tercio del siglo XVII. Sus protagonistas adquieren un tratamiento similar al de los personajes mitológicos de sus obras: poses dinámicas que sugieren la interacción con el público, utilización del claroscuro, cualidades narrativas….y sobre todo, la representación de las emociones humanas. Con el paso del tiempo el interés de Rembrandt se fue centrando más en los rasgos esenciales de sus retratados concentrados especialmente en el rostro, lo que le llevaba a un interés mayor en la representación del carácter o la personalidad que en el parecido físico del retratado.

Esta extraordinaria capacidad de hacer conectar al espectador con el retratado es la clave del éxito del Rembrandt retratista, que consiguió que, en pleno siglo XXI, sus obras sigan causando una fascinación sin límites.

autorretrato_rembrandt_parte_del_arte_visita_guiada_thyssen_exposiciones_madrid

Autorretrato dibujando frente a una ventana, 1648. Rembrandt. Biblioteca Nacional, Madrid.

¿Quieres sentir en tu propia piel esta fascinación? En Parte del Arte lo hacemos posible, ofreciéndote una experiencia mucho más allá de una simple visita guiada. Una guía especialista en arte te introducirá en cada cuadro como si se tratase de una ventana, en la que nos asomaremos para conectar con todo un mundo de emociones y sensaciones.

¡No te lo pierdas y reserva ya!

INFORMACIÓN DE INTERÉS


Fechas y horarios:

  • Viernes 21 de febrero a las 16.30h
  • Miércoles 29 de abril a las 16.30h
  • Jueves 30 de abril a las 17.30h.

PVP: 23€/ persona. Incluye: Visita guiada por especialista+sistema de recepción de sonido para una óptima escucha de las explicaciones del guía + entrada a la exposición

Punto de encuentro: Hall interior del Museo Thyssen. Paseo del Prado, nº 8.

Cómo llegar: Metro: Banco de España (L2)/ Bus: 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45

*IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA. Puedes hacerla en info@partedelarte.es o en el 645438576.

¡Recuerda! Si no quieres perderte ninguna de nuestras experiencias culturales suscríbete a nuestra newsletter en http://www.partedelarte.com o síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, twitter, instagram ( @parte_del_arte)  y nuestro canal de Youtube.

¡Te esperamos!

 

 

 

 

 

 

 

AL RESCATE DE LAS MAESTRAS: SOFONISBA ANGUISSOLA Y LAVINIA FONTANA.

Ya estamos a mediados de noviembre y en Parte del Arte se nos ha pasado el tiempo volando desde que comenzamos el curso en octubre. LLevamos mes y medio a tope con nuestras experiencias culturales en Madrid,  ofreciendo rutas históricas en nuestro curso Conoce Madrid, visitas guiadas a las mejores exposiciones en nuestro curso Exposiciones Temporales y Colecciones de Madrid, clases multidisciplinares para nuestro curso Grandes Momentos del Arte y la Historia, y reviviendo con vosotros los mejores estrenos operísticos de la historia de la música en nuestro curso Descubriendo la ópera. Y además…no nos detenemos el fin de semana, en el que realizamos cada sábado rutas nocturnas por el Madrid más misterioso.

Pero eso no es todo. Este año hemos inaugurado nuestro Espacio Parte del Arte en el que impartimos algunos de nuestros cursos y en el que os ofrecemos una novedad: Conferencias especializadas sobre arte. Os invitamos a tod@s a que vengáis a conocer nuestro espacio y disfrutéis de una conferencia impartida por una de nuestras especialistas en arte  mientras os tomáis un café y unas pastas en un ambiente cálido y acogedor. ¿Suena bien, verdad? Pues toma nota porque el 13 de diciembre inauguramos nuestro ciclo de conferencias con un tema extraordinario: os hablamos de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, las dos grandes artistas a las que el Museo del Prado dedica este otoño una exposición.

A través de esta conferencia podréis conocer todo sobre estas dos grandes artistas y todas las claves para comprender su obra.

¿Quieres saber un poco más? Pues sigue leyendo

 

SOFONISBA_PARTE_DEL_ARTE_CONFERENCIAS_ARTE_MADRID

Sofonisba Anguissola. Lucia, Minerva y Europa Anguissola jugando al ajedrez. Muzeum Narodowe.Poznan, Polonia.

 

DOS ARTISTAS QUE REGRESAN AL MUNDO DEL ARTE

Sofonisba Anguissola y Lavinia Fonatana vivieron entre el siglo XVI y XVII y tuvieron una gran notoriedad en su tiempo, llegando a sobrevivir en un mundo como el de la pintura, que estaba en su época casi copado por completo por los hombres.

A pesar de esta notoriedad y de la calidad evidente de su obra, la figura de estas dos pintoras se fue olvidando con el paso del tiempo, hasta el punto de que sus nombres son completamente inexistentes en gran parte de los grandes manuales de Historia del Arte.

Las cosas están cambiando. Desde la aparición en el mundo de la cultura del movimiento #MeToo las instituciones dedicadas a todo tipo de artes han despertado de un largo letargo en el que las mujeres no eran mercedoras de grandes reconocimientos. El mundo de los museos de arte no ha sido ajeno a esta demanda que pide justicia e igualdad entre hombres y mujeres, porque las mujeres pintaron, esculpieron,  dibujaron, diseñaron, compusieron música…y lo hicieron en un entorno muchas veces hostil para ellas, lo que las concede además ese don de la valentía.

lavinia_fontana_marte_venus_parte_del_arte_visitas_guiadas_madrid

Lavinia Fontana. Marte y Venus. Fundación Casa de Alba, Madrid.

Los museos de Madrid han aprendido la lección: el público quiere conocer también la obra de estas artistas. Por ello, en los últimos años hemos podido asistir a varias exposiciones con nombre de mujer: Clara Peeters, Tamara de Lempicka, Dorothea Tanning… una tendencia que parece ir en aumento y que el Museo del Prado ha decidido aprovechar en el año de celebración de su bicentenario con esta magnífica muestra que pretende darle un nuevo aliento a estas dos pintoras y reivindicar el papel real que las mujeres han tenido en el mundo del arte a lo largo de la historia.

SOFONISBA ANGUISSOLA

Nacida en Cremona hacia el año 1552 en una familia noble, Sofonisba inicia su aprendizaje artístico junto a su hermana Elena cuando tenía entre 11 y 13 años con los artistas Bernardino Campi y Bernardino Gratti.

El hecho de que Anibale Anguissola y Bianca Ponzone mandasen a sus hijas al estudio de un pintor supuso un escándalo para gran parte de su círculo social; y es que en esta época existía una gran diferencia entre saber de pintura, música y literatura y  mancharse las manos con carboncillo y preparando pigmentos, algo inconcebible para la mayor parte de los nobles y aristócratas del momento.

sofonisba_autorretrato_parte_del_arte_ visitas_guiadas_ madrid_ exposiciones

Sofonisba Anguissola. Autorretrato ante el caballete [detalle]. Polonia, The Castle-Museum in Lancut.

Sofonisba enseguida destacó como dibujante y realizó numerosos retratos tanto suyos como de su familia. Esto se debe, en gran medida, a las diferencias que existían entre hombres y mujeres en los talleres artísticos. Mientras que a ellos se les permitía estudiar y copiar los temas mitológicos con sus desnudos sin reparos y pintar directamente del natural cuerpos desnudos, las mujeres artistas veían su campo temático limitado a copiar las obras religiosas de sus maestros y trabajar el género del retrato.

Sofonisba se convirtió en la mujer que más retratos había pintado en su época, la mayor parte femeninos, en los que refleja  de una forma extraordinaria los ideales femeninos del momento: discreción, pudor, modestia y prudencia. Estas imágenes fueron ampliamente difundidas gracias a la labor diplomática de Anibal Anguissola, que contriubuyó de forma decisiva a dar a conocer la obra de su hija. Poco a poco, los cuadros de Sofonisba empezaron a convertirse en foco de atención para los coleccionistas, especialmente aquellos amantes de lo “raro” o diferente. Gracias a ellos la fama de la artista no paró de crecer y la llevará incluso a trabajar a la corte de Felipe II. Surge así una especie de “mito” de mujer maestra de pintura que fue emulado por otras artistas de la época, como es el caso de Lavinia Fontana.

LAVINIA FONTANA

De todas las pintoras que siguieron la estela de Sofonisba, Lavinia Fontana fue la que más destacó. En su caso, dedicarse a la pintura no era algo tan excepcional y extraño, ya que era hija de Prospero Fontana, un importante pintor de la Escuela de Bolonia, que había trabajado para los papas de Roma, para los Médici en Florencia y para el rey Francisco I  de Francia.

Lavinia trabajó en el taller de su padre como aprendiz, preparándole los pigmentos y con tímidas intervenciones en algunas obras hasta que cumplió los veinticinco años y comenzó a recibir sus propios encargos.

Durante mucho tiempo se centró, al igual que Sofonisba, en el género del retrato, en el que tuvo un gran éxito, llegando incluso a pintar el retrato del papa Gregorio XIII. Sin embargo, la carrera de Lavinia fue mucho más combativa, ya que no quiso centrarse de forma exclusiva en este género, que consideraba menor, al igual que el de la pintura religiosa de pequeño formato para ámbitos domésticos. Lavinia quiso, y sonsiguió con éxito, sumarse a una gran corriente artística, la de la pintura religiosa de gran formato, que tras la Contrarreforma se había convertido en una importante fuente de ingresos para los artistas, debido al gran número de iglesias que se construyen este periodo. Llegó, incluso, a contar con el apoyo del Papa Clemente VIII, quien le realizó numerosos encargos.

lavinia_fontana_ autorretrato_ parte_del_arte_experiencias_culturales_madrid

Lavinia Fontana.Autorretrato tocando la espineta. Roma, Academia Nazionale di San Luca.

La figura de Lavinia Fontana es una de las más empoderadas de la pinutra femenina del Barroco. Desde sus autorretratos, en los que se muestra al mundo como una mujer refinada y culta, hasta sus pinturas mitológicas, en las que se atrevió por primera vez en la historia de la pintura realizada por mujeres, a representar a otras mujeres desnudas.

Para llevar a cabo esta gran actividad, Lavinia contaba entre sus ayudantes con su marido, Paolo Zappi. Con ella, por primera vez, la historia se escribe a la inversa.

isabel_de_valois_anguissola_parte_del_arte_visitas_exposiciones_madrid

Sofonisba Anguissola. Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II [detalle]. Madrid, Museo Nacional del Prado

 

¿Con ganas de saber más? Pues no dudes en apuntarte a nuestra Conferencia sobre Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en nuestro Espacio Parte del Arte. Puedes conocer todos los detalles pinchando aquí.

Y si no quieres perderte las mejores experiencias culturales en Madrid como las rutas nocturnas que hacemos cada sábado, rutas gastronómicas y visitas teatralizadas, nuestros cursos Conoce Madrid, Exposiciones Temporales y Colecciones de Madrid, Grandes Momentos del Arte y la Historia y Descubriendo la Ópera, síguenos en nuestras Redes Sociales:

-Facebook: Parte del Arte.

-Instagram: @parte_del_arte

-Twitter: @Partedelarte

¡Hasta pronto!

 

 

BOLDINI Y LOS ESPAÑOLES. UNA ÉPOCA FASCINANTE

¡Comienzan los cursos culturales en Madrid en Parte del Arte! Arrancamos la temporada 2019-2020 con muchas ganas y muchas nuevas propuestas: interesantes rutas culturales por Madrid, rutas nocturnas, visitas teatralizadas, viajes culturales… y como siempre, continuamos con nuestros cursos estrella: Conoce Madrid, Grandes Momentos del Arte y la Historia y Exposiciones y Colecciones de Madrid. Además, este curso tenemos una novedad: el curso Descubriendo la ópera, una propuesta innovadora en la que una vez al mes te invitamos que descubras con Parte del Arte el fascinante mundo de la ópera a través de los grandes estrenos de la historia. Puedes consultar más información aquí.

Y como siempre nos gusta comenzar a lo grande, este mes de octubre estaremos haciendo visitas guiadas a una de las exposiciones más espectaculares de la temporada. Se trata de Boldini y la pintura española a finales del siglo XIX. El espíritu de una época, en Fundación Mapfre, una muestra que deja boquiabierto a quien la descubre.

¿Quieres saber un poquito más? ¡Sigue leyendo!

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA.

Tal y como nos tiene acostumbrados la Fundación Mapfre, la exposición dedicada a Boldini es una propuesta de una gran calidad, tanto por el número de obras– un total de 124– como por la calidad de las mismas, procedentes de diferentes colecciones.

También se trata de una propuesta ambiciosa, ya que es la primera vez en España que se le dedica una retrospectiva a este pintor italiano, y además, se nutre de una gran número de pinturas de otros artistas que permiten a los visitantes adentrarse en el fascinante mundo de la pintura finisecular europea, centrando el foco de atención en España. Mariano Fortuny, Eduardo Zamacois, Raimundo de Madrazo…son algunos de los artistas que nos acompañarán en este fascinante recorrido.

aline masson_parte_del_arte_visitas_guiadas

Retrato de Aline Masson. Raimundo de Madrazo y Garreta. Museo Nacional del Prado

BOLDINI, LA BELLE EPOQUE Y EL EXOTISMO ESPAÑOL 

Nacido en la localidad italiana de Ferrara, Giovanni Boldini se instaló en Florencia entre 1864 y 1870, ciudad en la que comienza a participar de la renovación cultural de la época frecuentando el Caffé Dorey, lugar de tertulia de artistas donde Boldini tuvo la oportunidad de establecer contacto con la alta burguesía y la nobleza internacional, encontrando incluso su primer mecenas.

El mismo estilo de vida llevará más adelante en su vida en París, donde se instala a partir del año 1871. Allí, se asentó en el bohemio barrio de Montmartre, una zona que poco después terminaría convirtiéndose en el lugar de residencia por excelencia de la bohemia nacional e internacional. La presencia de Boldini en París coincide con el surgimiento del Impresionismo, sin duda uno de los grandes acontecimientos de la historia de la pintura. Sin embargo, aunque Boldini va a pintar los mismos escenarios que autores como Signac, Renoir o Degas, el estilo del italiano no se desvió hacia esta nueva forma de concebir la pintura, sino que siguió su propio camino, desarrollando un estilo único que mantendrá a lo largo de toda su trayectoria y que tiene su base en la representación del instante y el movimiento a través de una pincelada ágil, pero sin perder nunca de vista las figuras. Este tipo de técnica es uno de los rasgos que comparte con algunos pintores españoles, especialmente con Mariano Fortuny, en el que coincide no sólo en la forma de concebir la pintura sino también en los temas del exotismo español, por ello no es extraño encontrar en su producción abundantes figuras vestidas con trajes folclóricos españoles o tocando una serenata con guitarras.

boldini_mapfre_parte_del_arte_visitas_guiadas_madrid

Pareja en traje español con papagayos. Giovanni Boldini. Colección Banca Carige, Génova

Por otro lado, Boldini también participó en la creación del “retrato-icono” propio de la Belle Epoque, un tipo de retrato galante que reflejaba la nueva sensibilidad que empezaba a florecer en la pintura y que compartió con algunos pintores españoles como Joaquín Sorolla o Ignacio Zuloaga, además de los ya citados. Por ese motivo, el retrato tanto de Boldini como del resto de artistas es uno de los aspectos más analizados en la exposición.

exposicion_boldini_parte_del_arte_vistas_guiadas_madrid

En el banco del Bois. Giovanni Boldini. Colección particular.

Boldini, apodado “The Little italian” por la alta sociedad británica, compartió con algunos de sus contemporáneos españoles–Sorolla, Madrazo y Zuloaga, entre otros– un espíritu empoderado y moderno con respecto al tópico de artista bohemio del artista que no puede vivir de su arte. Dedicó gran parte de su vida a construir una imagen digna y profesional y que explica y nos ayuda a comprender la vida y la obra de aun artista fundamental en un periodo artístico fascinante que quedó interrumpido con la llegada de la Primera Guerra Mundial.

exposicion_mapfre_boldini_parte_del_arte_madrid_visitas_guiadas

Clés de Mérode. Giovanni Boldini. Colección particular.

 

¿ Te has quedado con ganas de más? Pues tenemos una gran noticia para ti, y es que… ¡Abrimos plazo de inscripción para una visita guiada a  la exposición sobre Boldini con una de nuestras expertas de Parte del Arte! ¡Plazas muy limitadas!

¡Apunta! Martes  22 de octubre a las 14.15h. Para reservar escríbenos a info@partedelarte.es

Y ¡recuerda! En nuestra página web www.partedelarte.com puedes informarte sobre todas nuestras actividades culturales, cursos, experiencias, viajes… ¡No te pierdas nada!

¡Te esperamos!

 

 

 

 

 

Madrid al fresco: Las mejores terrazas de Madrid

En Parte del Arte estamos a tope trabajando para ofreceros las mejores experiencias culturales, cursos de arte en Madrid y viajes culturales el próximo curso 2019/2020. Pero antes de irnos de vacaciones queremos ayudaros a combatir el calor madrileño de estos días con un ranking de las 5 terrazas que más nos gustan de Madrid, algunas escondidas y otras en las alturas…donde poder disfrutar de una cerveza fresquita, una caña o un buen cocktail.

¡Comenzamos!

Terraza del Florida Retiro.

Junto a la icónica cúpula de Fernando VII, sobre el pabellón, se encuentra escondida entre las copas de los árboles esta exclusiva terraza, desde la que se pueden ver los preciosos atardeceres que nos ofrece el Parque del Retiro. Además de poder disfrutar de una deliciosa cena en un entorno que recuerda a los oasis del desierto de Marruecos, se puede disfrutar de una extraordinaria coctelera a cargo del barman de Florida Retiro, Miguel Ángel Jiménez.

(Paseo de Panamá s/n. Parque del Retiro)

parte_del_arte_florida_retiro_madrid
Una de las zonas chillout de la Terraza del Florida Retiro ( Imagen: www. floridaretiro.com)

 Picalagartos Sky-Bar.

parte_del_arte_vistas_picalagartos_madrid.jpg

Vista del edificio Telefónica desde la terraza de Picalagartos (Imagen: Parte del Arte)

Este año, Parte del Arte estuvo presente en el primer cumpleaños de esta terraza, situada en el Hotel NH Collection Gran Vía. Bautizado con el nombre de la famosa taberna de Luces de Bohemia de Valle-Inclán, se encuentra situado en lo alto de un precioso edificio de estilo neobarroco construido en 1918 por los arquitectos Julio Martínez Zapata y José López Sallaberry.

parte_del_arte_visitas_guiadas_azotea_picalagartosAdemás de ofrecer una amplia variedad de cócteles, en la azotea de Picalagartos puedes disfrutar de su carta de picoteo entre la que puedes encontrar croquetas, tablas de embutidos y otros platos más elaborados. Además, Azotea Group, la empresa que gestiona el local, ha creado Gastroescuela, un interesante proyecto en colaboración con Coca-Cola en el que se apuesta por la inclusión laboral de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.                        (Calle Gran Vïa, 21. Octava planta)

parte_del_arte_azotea_picalagartos_visitas_guiadas_madrid-e1563789747466.jpg

Vistas de Madrid desde la azotea de Picalagartos durante la celebración del primer cumpleaños del espacio (Imagen: Parte del Arte)

 Raimunda. Palacio de Linares

El Palacio de Linares esconde muchos secretos. Os contamos algunos de ellos en nuestra ruta Madrid Oculto y Misterioso. Fantasmas, palacios y casas encantadas, pero en esta ocasión os hablamos de la preciosa terraza que esconde en su jardín. En este bello jardín podrás disfrutar de un entorno único y una comida exquisita que combina la cocina iberoamericana con platos autóctonos, ofreciendo experiencia culinaria única para disfrutar con todos los sentidos, ya que su decoración combinado con las vistas del palacio y todas las plantas del jardín son un verdadero espectáculo.

(Paseo de Recoletos, 2)

raimunda_parte_del_arte_terraza.jpg

Terraza del Restaurante Raimunda, en el Palacio de Linares ( Imagen: http://www.decoracion.trendencias.com)

The Principal.

La terraza del Hotel The Principal es una de las más privilegiadas de la ciudad, ya que, al estar situada al inicio de Gran Vía, ofrece unas vistas inmejorables de la gran arteria madrileña y de algunos de sus edificios más emblemáticos, como el edificio Metrópoli. En esta preciosa azotea, que cuenta con una sencilla decoración atemporal embellecida por una fuente que proporciona un agradable sonido, se puede disfrutar de una coctelería de lujo. Y además, si vais de nuestra parte (Parte del Arte) os harán un 15% de descuento tanto en la carta del restaurante como en el alojamiento.

(Calle del Marqués de Valdeiglesias, 1)

the_principal_parte_del_arte_madrid

Vistas desde la azotea de The Principal al atardecer. (Imagen: Parte del Arte)

Dear Hotel.

dear_hotel_parte_del_arte_madrid.jpg

Vistas desde la azotea del Dear Hotel (Imagen: Parte del Arte)

El Dear Hotel también cuenta con una ubicación extraordinaria, en este caso muy próxima a Plaza España, por lo que también se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas mientras se disfruta de una copa, una cerveza o un vino al atardecer tras un largo día de trabajo. Además, cuenta con un solárium y una piscina, aunque lamentablemente estas instalaciones están reservadas exclusivamente para clientes del hotel.

(Gran Vía, 80)

parte_del_arte_amdrid_visitas_azoteas_hotel_dear

Natalia y Laura brindando con las preciosas vistas hacia Plaza España en la azotea del Dear Hotel (Imagen: Parte del Arte)

¿Cuál vas a probar? Si lo tuyo es lo de ponerse a remojo aquí te dejamos nuestro post sobre las mejores azoteas con piscina de Madrid para que puedes darle un respiro al calor sin salir del centro de la ciudad.

¡ Y recuerda!

En septiembre Parte del Arte vuelve con muchas más experiencias culturales, visitas guiadas a exposiciones como Velázquez, Rembrandt y Vermeer en el Museo del Prado o Balenciaga y la pintura española en Museo Thyssen y un estupendo monográfico + visita a la exposición de Fra Angelico en Museo del Prado.

¡Muy atentos a nuestras Redes Sociales y a nuestra web www.partedelarte.com para no perderos nada!

¡Os esperamos!

Mucho más que zapatos, el universo Blahnik

En Parte del Arte empezamos el año 2018 con las mejores visitas guiadas de Madrid. Si quieres una experiencia única apúntate a una visita guiada a la exposición de Manolo Blahnik que el Museo Nacional de Artes Decorativas acoge en la actualidad dedicada a la figura del diseñador Manolo Blahnik.

La muestra está organizada por Vogue España en colaboración con el museo y también con el propio equipo de Blahnik, que se trasladó desde Londres exclusivamente para el montaje de la exposición, que con anterioridad ha estado en otras sedes de gran categoría: el Palazzo Morando de Milán, seguido por el Museo del Hermitage en San Petersburgo y el Museo Kampa en Praga.

IMG_2074

Selección de zapatos en una de las vitrinas de la exposición

El objetivo de la exposición es mostrar las obsesiones, fuentes de inspiración e influencias que Blahnik ha recibido a lo largo de su trayectoria y que se proyectan de forma directa en sus zapatos.

La primera sección está dedicada a la figura de Blahnik, su taller y los materiales que utiliza. Blahnik es considerado en la actualidad como el mejor diseñador de zapatos del mundo y sus diseños son internacionalmente conocidos. Además de un talento innato para el diseño, los materiales que utiliza son de lo más original y exclusivo: encajes venecianos, sedas, otomán, diferentes pieles de animales…que los convierten en pequeñas obras de arte de un valor artístico y material incalculable.

parte_del_arte_exposiciones_temporales_madrid

Algunos de estos materiales son muy sorprendentes, como esta bota realizada en piel de cordero de Mongolia

La segunda sección de la exposición está dedicada al mundo de la arquitectura y del arte, toda una fuente de inspiración para Blahnik, sobre todo la arquitectura racionalista y sus sistemas constructivos son una base muy útil para él, ya que algunos parecen pequeñas construcciones en las que todo tiene que estar perfectamente calculado. Muchos de estos diseños están inspirados en edificios concretos de arquitectos muy relevantes de la historia.

parte_del_arte_exposiciones temporales_madrid

Dos modelos de zapatos inspirados en el gran impulsor del modernismo vienés Joseph Hoffman

Además, el mundo del arte también ha sido una gran fuente de inspiración, sobre todo las vanguardias artísticas son especialmente evidentes en los zapatos que se muestran en la exposición: Picasso, Matisse, Sonia Delaunay, Kazimir Malevich…todo un mundo de colores y formas que hacen las delicias de todos los visitantes de la exposición.

 

En primer lugar, podemos ver una sandalia “arquitectónica” inspirada en Piet Mondrian y un zapato modelo “pump” inspirado en la pintura de Pablo Picasso.

El siguiente apartado de la exposición está dedicado al mundo de la botánica, otra de sus grandes pasiones: flores de todo tipo, algas, plantas marinas, pequeñas cerezas, fresas….se funden en el diseño de los espectaculares modelos que salen de la mente de Blahnik. En alguno de ellos, incluso, se cuela algún animalito.

parte_del_arte_manolo_blahnik

Dentro del montaje de la exposición se puede apreciar en diálogo con los zapatos algunas piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid que, cuidadosamente escogidas, crean ambientes únicos para los visitantes

A continuación, una extensa sala nos lleva de viaje junto con Blahnik a la Rusia de Catalina la Grande, a la época victoriana inglesa, a África, a las culturas esquimales, a Japón…ninguna estética se le resiste y es capaz de capturar toda la esencia de un territorio en algo tan pequeño como un zapato.

blahnik_exposicion_parte_del_arte

Modelos inspirados en la cultura esquimal

parte_del_arte_blahnik_exposicones_museos

Visita guiada de Parte del Arte a la exposición, en la que nuestros guías complementan las explicaciones con imágenes de apoyo en soporte digital

Una de las secciones más espectaculares de la muestra es la dedicada a Maria Antonieta, la película de Sofía Coppola, para la cual Manolo diseñó una serie de espectaculares zapatos. Calzar a la Maria Antonieta de Copppola fue uno de los grandes retos del diseñador, que llevó a cabo una gran labor de documentación para diseñarlos, consiguiendo este espectacular resultado:

 

Milena Canonero fue la que encargó a Blahnik la realización de estos espectaculares zapatos, que reflejan el lujo de la corte francesa del siglo XVIII

El segundo piso del museo, acoge la segunda parte de la exposición, en la que podemos ver varias salas, una dedicada a la influencia de la cultura española, en la que se pueden apreciar modelos con claras referencias estilísticas a nuestro país como el color rojo y amarillo  colores y diseños que recuerdan a artistas españoles e incluso piezas con reminiscencias de la arquitectura española.

madrid_zapato_parte_del_arte_blahnik

Modelo Madrid, inspirado en los trajes de Goyescas

Otro apartado aborda las obsesiones de Blahnik y sus aficiones: el cine italiano, la literatura, personajes históricos como Carlo Magno y literarios como Madamme Bovary…todos tienen cabida en este universo tan alabado por la crítica.

parte_del_arte_museos_visitas_guiadas

Sala dedicada a las obsesiones de Blahnik durante una visita guiada de Parte del Arte

La penúltima sala de la exposición es la más lujosa de todas y está dedicada los zapatos de gala, en los que Blahnik siempre ha mostrado una gran fidelidad a su estilo: tacones altos y cada vez más estilizados, puntas suaves y redondeadas y un gran derroche de materiales como sedas, piedras preciosas…un verdadero deleite

visitas_ guiadas_exposicion_blahnik

Una de nuestras guías en la sala “gala” de la exposición durante una visita guiada

blahnik_manolo_parte_del_arte

El modelo Peperoncino es uno de los que más piedras preciosas contiene: amatista, rubelita y diamante de Bvlgari

Para finalizar la exposición, nos encontramos una sala dedicada a Vogue, la anfitriona de la exposición y una publicación verdaderamente decisiva para Blahnik. En esta sala podemos ver modelos muy dispares de Blahnik, desde zapatos clásicos, elegantes para cualquier ocasión a zapatos completamente deconstruidos fruto de la experimentación formal y de materiales.

parte_del_arte_visitas_exposiciones_temporales_madrid

En el centro podemos ver el modelo  HANGISI, uno de los más famosos en los últimos tiempos por aparecer en la película Sexo en Nueva York

Además, en esta sala se pueden contemplar algunas de las fotografías de Vogue realizadas por los mejores fotógrafos de moda del mundo que reflejan en su máximo esplendor los zapatos de Blahnik en los pies de grandes modelos como Tina Chow, Linda Evangelista o Kate Moss.

Asistir con Parte del Arte a una visita guiada a esta exposición es un viaje al interior del diseñador, su mente, sus inspiraciones, su forma de ver el mundo…cuando salgas no sólo habrás visto zapatos, habrás visto literatura, pintura, arquitectura… ¿ te la vas a perder? Entra en nuestra página web y consulta las fechas de nuestras visitas guiadas a esta y otras exposiciones de Madrid.

¡Te esperamos!

 

LOTERÍA DE NAVIDAD: LA HISTORIA DE UNA ILUSIÓN

Comienza la cuenta atrás para la Navidad y en Parte del Arte estamos preparados para ello. Durante estas fechas tenemos preparadas actividades especiales para que disfrutes las fechas rodeado de tus seres más queridos.

Si no te pierdes nada de la actualidad cultural de Madrid la exposición sobre Mariano Fortuny del Museo del Prado no puede faltar en tu agenda. Y si además te lo explica un experto en arte en un grupo reducido de máximo 6 personas muchísimo mejor (Consulta fechas y disponibilidad aquí)

Si lo que te gusta es pasear y disfrutar del bullicio, las luces y el ambiente navideño de estos días tu actividad es Los Secretos de la Navidad, una ruta made in Parte del  Arte, llena de historias curiosas sobre las costumbres  navideñas especialmente diseñada para el disfrute de toda la familia (La fecha disponible para esta ruta es el 29 de diciembre a las 17.30h.)

Pero si lo que quieres es vivir una aventura con los más pequeños de la casa no te puedes perder nuestra visita dinamizada a El poder del  pasado, la exposición temporal  del Museo Arqueológico Nacional en la que os proponemos ser “arqueólogos por un día” y descubrir todos los tesoros que se esconden en el museo.

Como estamos con el espíritu navideño por las nubes hoy 22 de diciembre, día de la lotería, os contamos en BaluArte la historia de esta tradición navideña que tan arraigada está en nuestros hogares.

MUCHO MÁS QUE EL PREMIO: LA LOTERÍA DE NAVIDAD

El origen del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se remonta a 1812, época de las Cortes de Cádiz y sus fines estaban vinculados a la recaudación de impuestos. El ministro de la Cámara de Indias quería conseguir  un medio para aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes.  De este modo, el 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo. El primer nombre que recibió  fue el de “Lotería Moderna”, para diferenciarla de la Lotería Primitiva que había iniciado el Marqués de Esquilache. Habrá que esperar hasta 1892 para ver impreso en los boletos el nuevo nombre “Sorteo de Navidad”.

Loteria_1812

Antiguo boleto de la Lotería Nacional ( 1812)

Han sido varias las modificaciones que con el paso del tiempo ha tenido el sorteo en cuanto a fiscalidad, cantidad de los premios…pero el encanto del sorteo, la ceremonia y la ilusión de quienes fielmente participan año a año sigue intacta. Una de las tradiciones más arraigadas en el sorteo es el canto de los números ganadores. Desde el primer sorteo, fueron los niños de San Ildefonso los encargados de cantar los números, primero los leían de un papel impreso, y a partir de  1913  se implantó el sistema de bombos y bolas de madera que se sigue utilizando hoy. De hecho, esta tradición de los niños cantores parece que es incluso previa al sorteo, ya que estos niños ya cantaban en las plazas antes de la creación de la lotería. En 1771 debutaron en el mundo de los juegos de azar y posteriormente se convirtieron en los grandes protagonistas de la lotería. Como sucede en muchos países europeos, tradicionalmente los cantores eran niños, y en este caso las niñas tuvieron que esperar hasta 1984 para poder participar en el sorteo, tras la nueva situación del centro como colegio mixto.

descarga

Niños de San Ildefonso muestran las bolas premiadas para su comprobación en el Sorteo de Navidad de 1939. ( Fotografía RTVE)

VENTURAS Y DESVENTURAS DE LA LOTERÍA

Pero la historia del sorteo mas emblemático de nuestro país está plagada de curiosidades y pequeñas historias. Aquí te presentamos algunas de ellas.

En sus 205 años de historia, el sorteo de la Navidad no se ha cancelado nunca, ni siquiera durante la Guerra Civil, momento en el cual no sólo se siguió celebrando sino que se llegó a soluciones muy curiosas, como la que se tomó en 1938, año en el que se celebraron dos sorteos, uno por cada bando del conflicto.

Otro de los hitos de la lotería fue su retransmisión por televisión en el año 1957. Por primera vez los españoles pudieron vivir la emoción del sorteo desde sus hogares.

Pero la lotería de Navidad siempre ha estado envuelta de ese halo de magia que siempre nos sorprende. El adivinar la combinación ganadora del Gordo ha sido siempre el sueño de muchos, pero el adivinarla de verdad sólo el sueño de unos pocos. En el año 1949 se produjo un acontecimiento insólito. Un hombre que vivía en Málaga acudió un día  muy excitado a una Oficina de Correos  asegurando que había soñado con la combinación ganadora del sorteo ( soñó con el número 55666) . Nadie le creyó hasta que justo ese año fue exactamente ese número el del premio Gordo. ¿Sueño premonitorio o casualidad?

También muy casual fue la historia de dos amigos que compraron dos décimos de lotería, uno en Madrid y otro en Sevilla y resultaron ser el primer y el segundo premio.

con-un-decimo-premiado-de-la-loteria-de-navidad

El dueño de una tienda de ultramarinos celebra haber sido premiado con el gordo ( fotografía  periodistadigital.com)

Pero la historia de la lotería también está llena de desventuras de algunos jugadores. Una jefa de una inmobiliaria compró un boleto para todos sus empleados y uno diferente para ella,algo de lo cual terminó arrepintiéndose. También hay quien juega al mismo número siempre y el año que decide cambiar la suerte le hace una mala jugada…

Son infinitas las historias de la lotería, sus aventuras y desventuras,¿ conoces alguna más? Dájanonsla en los comentarios y ¡ Mucha suerte!

http://www.partedelarte.com